jueves, 9 de diciembre de 2010

Promoción de la Creatividad en el salón de clases.

Reporte de actividades Promoción de la
Creatividad en el salón de clases.
Actividad sobre la soltura y la improvisación como propuesta de trabajo corporal.
Es final de año y eso permite realizar trabajos distintos a los que se plantean cotidianamente.
El inicio de la actividad ya había sido realizada por el grupo en otras ocasiones por lo que los alumnos se encontraban en una disposición abierta a experimentar las sensaciones que pudieran salir a flote.


Los alumnos hacen comentarios diversos, unos que nada tienen que ver con la dinámica de la exploración, pero que se permiten como punto de partida personal. Yo creo que la soltura de códigos rígidos se deja ver de muchas maneras y que entonces como maestro tengo que entrar a dirigir la atención haciendo comentarios sobre las posibles sensaciones que se liberan y como dirigirlas hacia lo que tiendo a llamar “permitirse”.

La concentración va sintiéndose a través de una fluidez en el ambiente y permite ir dando pautas diversas, de acuerdo a lo que el propio ejercicio va proponiendo. Yo me convierto en otro participante más y mi trabajo es el de escuchar y presentir el momento.
La segunda parte planteo “firmar el espacio”, exploración nueva que causa sonrisas nerviosas, hay quien directamente asume el rol de líder por parte de los alumnos y me hace sentir bien, pues sus compañeros lo siguen de un modo natural, que yo no esperaba tuvieran. Siempre es bueno tener un confidente dentro del grupo. La tercera parte de la clase se da naturalmente al ir explorando las posibilidades espaciales del movimiento. Propongo algunos cambios sin parar la dinámica hasta que veo que el tiempo de la clase está por terminarse y voy pidiendo que busquen un final personal.
Al hacer la recuperación del ejercicio hacemos un círculo sentados y pido que hagan algún comentario sobre la experiencia personal. Los alumnos siguen muy motivados y les cuesta centrarse en sus sensaciones y hacen comentarios sobre los logros del movimiento, por lo que me permito hacer comentarios desde mi papel de observador. Entonces uno a uno los alumnos van expresando sus sensaciones personales. Tengo que resaltar que una de las primeras personas en expresar sus sensaciones es una chica que normalmente le cuesta hablar. Poco a poco los comentarios vuelven a ser razonamientos sobre lo que deberían de sentir y los objetivos del ejercicio. Yo les comento que no hay objetivos únicos y que hay exploraciones indeterminadas que no requieren llegar a un fin en especifico y que la danza es más que los códigos técnicos, que en estas actividades en particular se invita a conectar con la propia experiencia y que sea desde ese sitio que liberen el movimiento.
Es final de año y final de un ciclo de trabajo, mi comentario es sobre la danza como una experiencia personal. Les dejo como tarea bailar en las vacaciones y disfrutar el descanso. Final del semestre y de mi cuatrimestre.
¿Quién aprende más? ¿Quién enseña? Pienso que todos tienen algo que enseñar a través de su trabajo y que mi papel es disfrutar a mis alumnos. Algunos hacen muy difícil mi trabajo, pero otros me invitan a bailar. Para mí eso es la danza. 

sábado, 20 de noviembre de 2010

CARACTERÍSTICAS DEL PROMOTOR DE LA CREATIVIDAD.

Características de la Persona Creadora

Jorge Alberto Pérez Salazar

1.    Para promover la creatividad en tus clases ¿Cómo debe ser el ambiente en el salón de clases?

El ambiente que debe de prevalecer en el salón de clases es de respeto mutuo y responsabilidad, lo que permitirá que todas las demás actitudes puedan tener terreno fértil. De lo contrario cualquier estímulo o contratiempo será motivo de conflictos o ausencias.
Una de las características más fundamental pienso que debe de ser la claridad, la cual será el tipo de camino por el cual transiten todos los involucrados.
Otras características serían: tener una ecuación perfecta de estímulos que activen la disposición de los alumnos en un  ambiente relajado, que permita a todos los participantes sentirse plenos y abiertos a cualquier experiencia. Esta ecuación no debe de ser rígida, sino al contrario debe permitir modificar las maneras y los tonos de trabajo. La flexibilidad que se permita es otra de las herramientas, sólo que habría que definir que tanto se permite y que tanto se censura y eso lo terminará definiendo el proceso de trabajo con respecto a los fines que se quieran conseguir y no tanto de parte únicamente del maestro o coordinador, que más bien tiene el papel de darse cuenta de todo lo que sucede en el espacio de trabajo y experimentación. Tratando de ser empático con los alumnos y con las experiencias. Para poder proponer desde distintas ópticas las actividades. Para poder desarrollar no solamente los principios técnicos que la clase requiere, sino que además debe hacerse responsable de los principios con los cuales el alumno convivirá y se desarrollará fuera de clases. La clase debe regirse por los principios de la convivencia, el respeto, la creatividad, la felicidad, la libertad, el placer, la disciplina (entendida como el amor a la actividad) que promuevan valores éticos.

2.    Características del profesor o promotor de la creatividad.

Para que todo lo anterior se pueda dar, pienso que el coordinador de un grupo de trabajo debe tener un perfil más o menos, flexible de ideas; sensible a los sentimientos y cambios de humor de los alumnos y a los ejercicios de experimentación, que de libertad de acción; claro de tal manera que los objetivos puedan visualizarse de antemano como direcciones a seguir; organizado para no tener la sensación de pérdida de tiempo; respetuoso de las diferencias de maneras de ser y de pensar; proactivo de tal forma que la dinámica de clase sea emocionante; creativo al definir y modificar los ejemplos, planificación de ejercicios y transformación de los mismos; de fácil reacción a los cambios; de personalidad fácil, para que los alumnos se sientan confiados a acudir con él; y que sobre todo tenga gusto por su disciplina artística (hablando de nuestra actividad); y digo más o menos pues son las diferencias en las maneras de los profesores, lo que va a permitir a los alumnos enfrentarse de manera más real y positiva a las lógicas fuera de los salones. De cualquier manera todos nos formamos con distintos y muy diversos maestros y eso es lo que nos da la sensación de comunidad.

3.    Actitudes que debe promover el profesor o coordinador de las actividades.

El docente más que nada es un promotor de lo que él mismo hace, no se puede pedir lo que no se es capaz de dar. De lo contrario tendremos que lidiar con muchísimas contradicciones y pagar factura al momento de ser evaluados. La máxima evaluación que enfrentamos todos los días es frente a los alumnos diariamente.
Respeto y confianza para con ellos mismos y los demás compañeros, la clase y las actividades; responsabilidad para las actividades y su propio proceso, amor por la disciplina, creatividad para promover su libertad de acción y para que los alumnos puedan darse cuenta de sus capacidades. 
 BLOQUEOS DE LA CREATIVIDAD.

Los bloqueos en principio, pueden deberse a varias circunstancias:

  • Una especialización muy profunda.
  • Racionalismo extremo.
  • Enfoque superficial.
  • Falta de confianza
  • Motivación reducida.
  • Capacidad deficiente para escuchar.
  • Respeto excesivo por la autoridad.
  • Espíritu no crítico, no observador.
Y pueden ser de distinta naturaleza:
  • Bloqueos emocionales: En general miedo a hacer el ridículo, o a equivocarnos, y está relacionado con una autocrítica personal negativa.
  • Bloqueos perceptivos: Al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con una óptica limitada y reducida, no pudiendo observar lo que los demás, los creativos, ven con claridad.
  • Bloqueos culturales: Las normas sociales nos entrenan para ver y pensar de una manera determinada, lo que nos da una visión estrecha.
TENGO QUE HACER UN TRABAJO
Y NO SE ME OCURRE NADA.
SI HAGO ALGO DE SEGURO QUE
SE VAN A REÍR DE MÍ.


ESTO ES PURA HARINA,
NO HAY NADA QUE HACER.
¡ESTO ES UN DESASTRE!





jueves, 4 de noviembre de 2010

Inteligencia Creadora.

Inteligencia Creadora
Jorge Alberto Pérez Salazar.

1 Anota 5 razones por las que es importante para el artista tener un proyecto creador
2 Explica cómo puedes usar el proyecto creador con tus alumnos
3 ¿Por qué la libertad es tan importante para la creación artística?

1.    El Artista necesita tener proyectos creativos pues las creaciones no vienen como ocurrencia sino como labores de pensamiento articulado, (aunque pienso que las ocurrencias están muy mal vistas y no gozan de muy buena reputación, sobre todo en la casa de la razón y descarta otras posibilidades de creación. Todo crece y se transforma si se le permite), donde el proceso de elaboración es necesariamente el que lleva a un proyecto masticado, entendido y disfrutado con el don de la imaginación, el tiempo, el pensamiento, la duda y las emociones, que al final son parte fundamental de las creaciones y aunque muchas veces no se vean a simple vista son estas las puntadas que hilan los trazos que podemos ver como producto creativo.
Al mismo tiempo pienso que un artista… más bien un creador, vive y disfruta de hacer proyecciones todo el tiempo. La vida la vive igual pero distinta, se divierte haciendo ejercicios mentales de proyecciones, articulaciones, intenciones y realizaciones posibles e imposibles de las superficies que ocultan las grandes profundidades por las que navega sensiblemente.

2.    El proceso de enseñanza aprendizaje es en sí un acto creativo, donde todos los participantes, alumnos y maestros así como directivos necesitan tener un tipo de claridad en los fines educativos y artísticos. Son varios y muy cambiantes los sentidos pedagógicos, donde el maestro necesita cambiar con las ideas y modificarse con los tiempos para avanzar con modelos educativos que vayan dialogando con los modos y que enriquezcan el continuo de los alumnos y al maestro mismo. La dificultad está en poder visualizar los fines de la educación como los principios que rijan el pensamiento educativo. De igual forma los principios artísticos van cambiando con los tiempos y muchas veces estos rebasan el sentido educativo que no los comprende e intenta justificarse a la luz de la razón objetiva y determinante. Por eso es muy necesario crear la idea y la sensación de escuelas con proyectos diversos que estimulen un pensamiento móvil y creativo.
Parece que las escuelas son edificios con ideas cerradas y acabadas, pero no siempre es así y los maestros necesariamente tenemos que trabajar en ambientes menos correctos o correctivos, para que sean más imaginados y más reales, donde los alumnos no sólo oigan lo que el maestro tenga que decir, sino donde los alumnos estén cada vez más involucrados en su proceso de formación y que sean ellos mediante su propia experiencia los que vayan definiendo creativa y responsablemente su proceso. Para esto es necesario que el proceso sea un fenómeno vivo y abierto, donde los alumnos puedan presentir los fines y tener direcciones más o menos claras y no metas rígidas que los apoyen a elaborar sus propios discursos, que al final serán los discursos que rijan el fenómeno artístico.
La idea o la sensación de estar dentro de un proyecto permiten a los alumnos sentir que son parte de algo y  sienten que las experiencias que tengan también son muy importantes. Los principios son los fines. Proyectar y trayectar. Trazar caminos para andarlos.

3.    El proceso creativo no depende de recetas preestablecidas para que se dé. Por lo tanto considero que las personas, todas, necesitan ese ejercicio de libertad para crear.

¿Cómo hablar de la felicidad o la libertad en un ambiente sombrío y cerrado?
¿A quién se le va a ocurrir un proyecto creativo cuando todo está dado y nada es necesario?
Pienso que la necesidad y el darse cuenta, son los principios necesarios para comenzar un acto creativo y que en un ambiente castrante es muy difícil que todos los involucrados puedan moverse creativamente. Aunque en estos ambientes también podemos encontrar particularidades muy sonadas, que pese a estas formas terminan produciendo, aunque casi siempre es en respuesta a ese ambiente cerrado.
Pensar en una escuela de arte me parece muy extraño, sobre todo si las escuelas conservan un sistema escolar donde el acento está en el estímulo de las habilidades y destrezas y la acumulación de información y donde uno se siente extraño al actuar de distinta manera.
Sólo en el ejercicio de la libertad podremos ser libres y sólo siendo libres podremos ser creativos, realmente.
De pronto me encuentro en el salón y sucede un momento único, no buscado, sólo intuido. Esperado. El proyecto no es el momento pero lo permite. ¿Cómo puedo repetir ese momento frente a un espectador? ¿Es menos interesante ese momento no buscado que uno ensayado?

Para hablar de cualquier cosa:
·         Un bailarín termina moviéndose
·         Un pintor terminará plasmando
·         Un músico hará sonidos
·         Un actor hablando
·         Un escritor escribiendo
·         Pero un creador, interpretando de cualquier forma.


Proyecto Ítaca.
Pienso que es de suma importancia trabajar por un proyecto, tener en mente siempre el proyecto como estímulo de entrega, donde la pasión ya no será un fantasma inútil, sino una de las herramientas necesarias para ampliar, dilatar la vida, al fin y al cabo no es vivir más, sino plenamente. Siempre me ha parecido difícil saber cómo y por qué alguien puede interesarse en que las cosas salgan bien y mejor, pienso que esto se debe a que cada vez va siendo más difícil la significación personal, la calidad, el objetivo. Pues cada vez nos debemos más a lo que "las cosas son" y cada vez menos a lo que las cosas pueden ser, entonces actuamos por una cierta inercia ya escondida a nuestra percepción, pues "eso es así". Los códigos de lo que es o no es el arte, tendiendo a vivir económicamente como único norte y prolongando nuestra existencia sólo en el terreno de lo que dejamos atrás de nosotros. 
El proyecto es una idea, la idea es el proyecto, puede ser una manera de vivir, una obra, una compañía, un escrito, puede ser cualquier cosa proyectada en el futuro. Sólo que esto necesariamente tiene que ver con la vida, la creatividad y engloba una amplia visión de estar, plenamente, ir descubriendo lo que la vida es, pero viviéndola.
Yo tengo un proyecto. Proyecto Ítaca.


ÍTACA



Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
ni la cólera del airado Posidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Posidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.
Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:
llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas con prisas tu camino;
mejor será que dure muchos años,
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ellas, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.
                                                                 Konstantínos Kaváfis.


miércoles, 20 de octubre de 2010

Inteligencias Múltiples.

Inteligencias Múltiples.
Jorge Alberto Pérez Salazar.
¿Cuál es tu opinión sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples?
Yo opino que dentro de las experiencias de aprender y enseñar pueden existir muchas maneras de transmitir las informaciones y provocar las múltiples formas de vivir. Sólo que en la medida en que la educación visualice este fenómeno como un simple proceso de transferencia de datos y correcciones de la persona, los alumnos también se permearán de esta mirada y el mundo aunque rico, terminará pareciendo una superficie en la cual tendremos que funcionar solamente, rechazando las experiencias y reduciéndolas a meros datos.
El ser humano tiene distintos modos y potenciales, que si la educación en general no es sensible a estas diferencias, no solamente restringe la experiencia humana a ciertos valores, descontando lo que somos y también podemos ser.
Esta mirada sobre las personas y sus múltiples maneras de funcionar no solamente hablan de la visión de las escuelas, sino que también pueden ayudar o no a los alumnos a vivir de una manera más armónica y creativa.
Me parece que éste enfoque sobre las Inteligencias Múltiples no sólo pueden apoyar a la educación en general, sino que, y sobre todo, apoyar a la educación artística. Del mismo modo que la educación artística y sus modos pueden apoyar a la educación en general. La idea es la experiencia humana más completa.
La educación general así como la educación artística trabajan con el ser humano y sus múltiples capacidades y experiencias, por lo tanto la experiencia de aprender necesariamente tiene que nutrirse de ésta mirada y propiciar que todos los alumnos puedan integrarse de manera sana al proceso de enseñanza aprendizaje y que sean estos códigos y miradas las que permitan que las personas puedan reflejarse al mundo y participar activa y creativamente en todas las actividades humanas.
De mi propia experiencia puedo comentar que la escuela no fue mi lugar preferido y que la idea de aprender siempre me significó una cuesta muy difícil de escalar y que nunca me ayudó a entender los significados de la vida. Ahora que me encuentro del otro lado de la moneda, que es la misma moneda, me doy cuenta de que la educación se va transformando, aunque muy lentamente. Los recursos que tenemos los maestros para enseñar a aprender se pueden enriquecer con la idea de las diferencias y nos pueden ayudar a guiar a los alumnos de maneras que ellos puedan entender. Todos.
¿Te parece que sea válida para la enseñanza de las artes? ¿Por qué?
Pienso que la educación puede ayudarnos a funcionar de otra manera en el mundo. Y son las artes lo que a mi juicio hacen que la experiencia humana se complete. No somos seres mentales solamente… “Las artes están hechas para los sentidos… la música para los oídos, la pintura para la mirada, la danza para el cuerpo…” Steve Paxton. Lo que me hace pensar en la manera de entender el fenómeno completo de cada experiencia artística. Pienso en todas las diferencias que encuentro en mis alumnos y la manera en que entienden y aprenden los códigos físicos, corporales, creativos, conceptuales y espaciales. Pienso en las maneras que plantea la escuela de danza y mi propia visión de la educación corporal. Yo mismo soy una experiencia distinta a la experiencia de los demás.
Me parece que las técnicas que tienden a ser muy cerradas no permiten que las experiencias personales afloren y más aún las reprimen. Siendo que son estas múltiples experiencias las que permiten que el mundo sea tan diverso. Las artes por definición son estos lugares que deberían de estar abiertos a la experimentación y exploración a través de las múltiples experiencias inteligencias.
Todos podemos gozar del cuerpo y de la experiencia del movimiento. Todos podemos gozar de la vista, todos podemos deleitarnos con la música, todos podemos disfrutar de la vida. Todos de distinta manera.

Explica cuáles inteligencias utilizas más en tus clases.
Definitivamente y aunque parezca una reiteración, en las clases  de técnica de danza el uso corporal es la inteligencia que más se usa. Esto no significa que sea la única o que sea privativa de la danza. También los alumnos están expuestos a elaborar continuamente en la inteligencia intrapersonal al realizar exploraciones personales sobre sus sensaciones, emociones y pensamientos. Tal vez yo sea el participante dentro de las clases que más debe utilizar la inteligencia interpersonal, pues todo el tiempo tengo que sopesar las dinámicas dentro del salón de clase. Por definición se dice que la danza es movimiento ritmado, por lo que también todos los involucrados en las clases estamos elaborando discursos musicales, además de trabajar sobre la “sensibilidad musical” percepción de los flujos. Al hacer las exploraciones corporales se pide hagan mapas mentales del cuerpo, el movimiento y las sensaciones corporales que después se utilizarán para llevar a cabo como experiencia kinética y espacial. Aunque no son tan claros los momentos en que se utilizan las otra inteligencias, son estas las que ayudan a entender de manera más amplia los procesos físico corporales. Todo el tiempo somos distintas experiencias, todo el tiempo pensamos y aprendemos, todo el tiempo hacemos uso de las inteligencias múltiples de distintos modos y en distintas intensidades.
¿Crees que exista una manera única de promover la creatividad?
Cada quien a su manera es creativo, todos aprenden de distinta manera según su propia experiencia. No creo que haya una única manera de promover la creatividad, creo que son las experiencias y la percepción particular sino de la creatividad y que según cada persona utilice y su potencial se puede trabajar sobre la creatividad. Claro que las escuelas de arte profesionales se rigen bajo objetivos casi únicos y ven la creatividad casi siempre como objeto de las técnicas. Pensamiento que rechazo particularmente.

miércoles, 13 de octubre de 2010

Pensamiento Lógico y Pensamiento Lateral.

Pensamiento Lógico y Pensamiento Lateral.
Jorge Alberto Pérez Salazar.

Las clases que imparto en la Escuela Nacional de Danza INBA-CENART son de Técnica de Danza Contemporánea.

Explica cómo utilizas el Pensamiento Lógico en tus clases. Escribe un ejemplo.
Las técnicas dancísticas que se utilizan para enseñar a moverse son muy prácticas y lógicas ya de por sí. Ésta lógica del movimiento responde a cánones estéticos que según sus principios de creación muestran cómo debe enseñarse la danza. Las escuelas generalmente están fundamentadas en estos principios casi únicos y la manera de enseñar el fenómeno dancístico es casi totalitaria en estos modos.
Las clases de danza académica tienen estructuras bastante rígidas de cómo deben de organizarse. Para propiciar un desarrollo eficiente y funcional. Bajo una lógica de excelencia del movimiento. Lo cual a mi juicio termina por delimitar rotundamente el universo dancístico.
Ejemplo: Las clases de técnica tienen un desarrollo habitual que comienza con un trabajo de calentamiento; trabajo de barra para enseñar las posiciones básicas y desarrollar movimientos a manera de ejercicios, trabajar la colocación de los segmentos del cuerpo y hacen énfasis en las correcciones de forma; secuencias en el centro donde se ponen a prueba los movimientos aprendidos y después se hacen secuencias desplazadas. Terminan con una frase final de despedida. La repetición de los códigos es muy valorada en estas formas.

 Explica cómo utilizas el Pensamiento Lateral en tus clases. Escribe un ejemplo.
La Danza Contemporánea también tiene Técnicas y formas que se nutren de estas experiencias, llamadas Técnicas duras o Técnicas Formativas. Así como también existen otras experiencias y visiones sobre la enseñanza aprendizaje de la danza y sus contenidos, las llamadas Técnicas Suaves o no duras. Que tienen otra manera mirar y de trabajar el cuerpo y el movimiento, el espacio y la idea de la escena. Algunas de estas formas se nutren de las Técnicas Somáticas (corporales) y de Reeducación del Movimiento. Las cuales no fueron diseñadas para bailar, pero apoyan y hacen crecer a la Danza como fenómeno humano.
Ejemplo: Las clases de Técnica de no siempre comienzan de la misma forma. Si el tema de la clase es la soltura del movimiento la clase puede comenzar directamente con los alumnos moviéndose por el espacio, para lograr la sensación de fluidez y de movilidad. Otro día pudiera ser que la clase comience con un ejercicio de contacto para promover el uso de motores específicos. Otro día también podríamos comenzar con un ejercicio de movimientos indeterminados, que no tengan un fin particular lo que sirve para lograr conectar con múltiples formas. No siempre se ocupa la repetición de los códigos como única forma.

¿Estás de acuerdo en que el Pensamiento Lineal obstaculiza el Pensamiento Creativo? ¿Por qué?
Pienso que tal vez no sea utilizar un pensamiento u otro para vivir, sino que en diferentes momentos empleamos los dos tipos de pensamiento, uno para discriminar y otro para crear. Uno para imaginar y otro para constatar. Lo difícil es que queramos crear a fuerza de encontrar las razones para todo o creer que sólo con imaginarlo se vuelve verdadero. Creo que los dos pensamientos son posibilidades para el crecimiento.
En la casa de la Razón sólo ella tiene la razón. Habrá que irse de juerga de vez en cuando.

¿Puede el Pensamiento Lógico promover el Pensamiento Creativo? ¿Por qué?
Yo pienso que lo que puede limitar también puede apoyar, según el enfoque que se le dé. El momento y la manera en que utilicemos el Pensamiento Lógico pueden  apoyar o no los procesos de Pensamiento Creativo.

lunes, 27 de septiembre de 2010

Características del Producto Creativo.

Características del producto creativo.
Jorge Alberto Pérez Salazar.

No siempre podemos identificar fácilmente una obra creativa. El proceso creativo es más complejo y amplio que lo que podemos ver, percibir o experimentar. El fenómeno es una experiencia viva y cambiante que nos invita a tener distintos diálogos con ella. ¿Qué tanto estamos preparados para observarla?, ¿Qué tanto para sentirla?, ¿Qué tanto para apreciarla? Es un fenómeno necesariamente dialogante.
·         Cuanto de razón conllevan los procesos creativos para hacer un producto y cuanto de subjetividad que no se puede medir. Tampoco es que los procesos creativos correspondan únicamente a los genios locos, ni que cualquier persona sea incapaz de la creatividad. Al imaginar algo, lo creo en mi mente, falta imaginar cómo llevarlo a cabo. El poder llevar a cabo el fenómeno creativo es tal vez la menos evidente, pero la más difícil y la única posibilidad de percibirla. Me parece que el ser creativo no es aquel que sólo crea artísticamente sino que vive una vida en la creatividad. Pienso que el buen llevar a fin las ideas y ponerlas en práctica es el verdadero acto creativo.
·         Me parece que uno de los elementos que me hacen identificar una obra creativa son los principios con los cuales se comienza a elaborar, y que conociéndolos o no determinan el proceso y se dejan sentir en el producto mismo. Ya sea una idea, un objeto, una imagen o cualquier otro producto. Me dejan pensando como articularon las ideas y como llegaron a esa conclusión, también me dejan extrañando los componentes y la manera en que los organizaron. Eso me hace sentir una extraña conexión con el creador de la idea y me invita a pensar en los vacíos personales. Se deja sentir una conexión.
·         Me parece que en el sentido de originalidad, se deja sentir esa manipulación de ideas que rezan que sólo lo original es creativo y dejan sin valor la experiencia personal y única de la creación y la interpretación. Yo apoyo los procesos personales y veo el acto creativo como un cúmulo de experiencias y confío en el proceso, más allá de la obra misma. La vida es un proceso abierto para quien quiera vivirlo así. El riesgo personal es una de las cualidades que yo puedo ver en un producto creativo.
·         Por supuesto que quien hace este proceso de la manera que sea, se nutre de lo que crea, por lo demás quien copia se hace solo un gran vacío que nunca ha de llenar. Entonces se deja sentir en la conexión con la obra un diálogo que puede ser sentido o racionalizado, o sólo provocar un vacío al no existir ideas conectadas.
·         Si se tienen distintas maneras de realizar un proceso creativo, siempre estará presente la mente abierta para probar cualquier idea. Entonces la obra puede ser buena o mala pero siempre orgánica y audaz.
“el propósito de la técnica (artística) es liberar el inconsciente. Seguir con dedicación las reglas permite que el inconsciente pueda actuar libremente, permite la verdadera creatividad. De otro modo, esta se ve atrapada por el grillete de la mente consciente. Que siempre quiere que la quieran y parecer interesante, aunque acaba aferrándose a la seguridad que ofrecen las cosas que sirvieron en el pasado y sugiere así lo obvio, el cliché. Solo la mente apartada de sí misma y puesta en una cierta tarea obtiene el beneplácito para la verdadera creatividad.” David Mamet.  Cineasta.